バロック音楽について
バロック
音楽は、17世紀初頭から
18世紀半ばにかけて欧州を中心に展開された
音楽の総称です。この時期は、ルネサンス
音楽と古典派
音楽の橋渡しを行った重要な時代であり、絶対王政の時代とも密接に関わっています。バロックの
音楽は、地方や時期によってさまざまなスタイルを特徴とし、一般的に感情の劇的な表現や対比が中央テーマとなっていました。
語源と歴史的背景
「バロック」という用語は、ポルトガル語の「barocco」(いびつな真珠)から由来しており、
18世紀に過剰な装飾を批判するために使用されました。
音楽学者クルト・ザックスによって最初に「バロック
音楽」として組織的に言及されたのは
1919年のことです。その定義によれば、バロック
音楽は彫刻や絵画と同様に、速度、強弱、音色の対比を特徴とし、感情を表現した
音楽とされています。
時代ごとの変遷
初期バロック
ルネサンス
音楽では、対位法が支配的でしたが、初期バロックの北イタリアのマドリガーレ
作曲家たちは詩的な感情を
音楽で表現することを追求しました。
フィレンツェのカメラータは
古代ギリシアの
音楽悲劇を復興し、感情と
音楽表現の結びつきを模索しました。
代表的な
作曲家、クラウディオ・モンテヴェルディは、ルネサンスの古い
作曲法を「第一作法」とし、自らの新たな技法を「第二作法」と定義しました。彼はモノディー形式を開発し、1598年には
音楽劇『ダフネ』を発表するなど、
オペラの発展に寄与しました。
中期バロック
17世紀前半にはイタリア
オペラの流行が他国にも影響を与え、フランスではジャン=バティスト・リュリが独自の叙情悲劇を確立しました。また、オーストリアや南ドイツではイタリア
音楽が急速に広まり、若い
音楽家たちもそのスタイルを模倣しました。
この頃、ブクステフーデやパッヘルベルといった北ドイツ
音楽家たちが活躍し、北ドイツ・
オルガン楽派が発展しました。フランスではリュリに影響を受けた魅力的な
音楽が創造されました。
後期バロック
後期バロックでは、アントニオ・ヴィヴァルディが最も著名な
作曲家として名を馳せ、特に協奏曲において彼のユニークなスタイルが際立っています。彼の協奏曲には、トゥッティとソロ部分の明確な対比があり、急-緩-急の3楽章形式が特徴的です。
フランスではジャン=フィリップ・ラモーが
オペラとクラヴサン
音楽において重要な作品を残し、ドイツではテレマンやバッハが新たな融合
音楽を志向しました。
忘却と再生
時間が経過するにつれ、バロック
音楽は古典派
音楽への推移により、一時的に忘れ去られます。しかし、19世紀になるとメンデルスゾーンの影響の下で再び注目され、
現代[[音楽]]にも影響を与えています。特にブラームスやラヴェルなどの
作曲家がバロックスタイルを模倣しました。
また、20世紀に入ると古楽運動が活発化し、バロック時代の
音楽がオリジナル楽器や演奏法を用いて再現されるようになりました。これにより、
音楽界におけるバロック
音楽の価値が再認識され、現代においても多くの影響を与え続けています。
バロック
音楽は、その多様性と革新性から、今後も多くの人々の心に響き続けることでしょう。